mardi 25 mai 2010
PUBLICATION
Corps et art
Longtemps objet de représentation et de célébration artistiques, le corps humain est devenu, depuis le milieu du siècle dernier, un sujet central dans les pratiques plastiques contemporaines. Qu'il s'agisse de l’actionnisme viennois, de l’art corporel et de ses variantes – body art, carnal art, hybridations, etc – ainsi que des diverses performances charnelles ou virtuelles, le corps de l’artiste lui-même se fait oeuvre, sculpture, matériau, lieu stratégique de rencontres et d’expérimentations esthétiques inédites et insolites.
— Marc Jimenez
CALL FOR PAPER
EMBODYING POWER: WORK OVER TIME
JOINT CONFERENCE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR THEATRE RESEARCH, THE THEATRE LIBRARY ASSOCIATION, AND THE CONGRESS ON RESEARCH IN DANCE
Seattle, WA, 18-21 November 2010, The Renaissance Seattle Hotel
Working Session Call for Papers
Title of Working Session : Dance and the Power of Aging: Embodiment at the intersection of nature and culture
With the exception of a number of high profile performers such as the late Margot Fonteyn, Sylvie Guillem and Mikhail Baryshnikov, dancing for the working professional is understood to be largely a young person's occupation. As research indicates, the average age of retirement from professional dancing is between the ages of twenty-six and thirty-four (Wainwright and Williams 2005, Laws 2005). Contradicting this phenomenon of early retirement, recent exercise science research has pointed towards a far longer physiological longevity for professional dancers, suggesting a dancer's physiology can cope with contemporary performance demands well in excess of actual retirement ages (Koutedakis and Jamurtas 2004; Wyon, Head et al. 2004; Wyon 2005; Wyon 2009). Looking at these current findings in exercise science, this working session opens up discussions on how sociality plays a far more complex and powerful role in determining what is often understood as a strictly physiological event. While there are pockets of research into the effects of aging and dance in the medical humanities (Wainwright and Turner 2003, 2006), performance studies disciplines have largely ignored the issue of aging and performance (Woodward 2006). In dance studies this is particularly surprising given that dance has a dramatically age influenced aesthetic. This working session looks to advance new avenues of intellectual examination, inviting a more complex negotiation of the
power of aging.
Format of Working Session
The organisers of this working session (Frances Clarke, Victoria Thoms and Matt Wyon) want to encourage cross disciplinary investigations into the scientific and cultural grounds of our understanding of aging in the performing arts. The breadth of possible perspectives and standpoints that this topic invites, including not only differing disciplinary points of view but also the impact of such forces as gender, race and class, opens up an exciting range of research possibilities. To this end, paper proposals are sought for presentation at the session, including contributions from graduate students. Although resulting papers should present clear research
parameters around method and topic area, they are intended more as a stimulus for opening debate and making collaborative interdisciplinary connections. To aid a sustained and evolving exchange of ideas, chosen participants will be expected to circulated their presentation in essay form (with attached bibliographic references) to a secure member's only online blog interface in the run up to the conference. Following the presentation of papers, the panel presenters will further explore intellectual convergences and departures. Discussion will then be invited from auditors of the session.
Proposals should be sent to Victoria Thoms and include:
- An abstract of no more than 200 words outlining the subject and
methodological approach of your proposed presentation
- Indicative bibliography
- Contact details and biography of the presenter/presenters
- Technical requirements
For further guidance on best practices for working sessions please see:
Deadline for proposal submission: Monday, May 31st
JOINT CONFERENCE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR THEATRE RESEARCH, THE THEATRE LIBRARY ASSOCIATION, AND THE CONGRESS ON RESEARCH IN DANCE
Seattle, WA, 18-21 November 2010, The Renaissance Seattle Hotel
Working Session Call for Papers
Title of Working Session : Dance and the Power of Aging: Embodiment at the intersection of nature and culture
With the exception of a number of high profile performers such as the late Margot Fonteyn, Sylvie Guillem and Mikhail Baryshnikov, dancing for the working professional is understood to be largely a young person's occupation. As research indicates, the average age of retirement from professional dancing is between the ages of twenty-six and thirty-four (Wainwright and Williams 2005, Laws 2005). Contradicting this phenomenon of early retirement, recent exercise science research has pointed towards a far longer physiological longevity for professional dancers, suggesting a dancer's physiology can cope with contemporary performance demands well in excess of actual retirement ages (Koutedakis and Jamurtas 2004; Wyon, Head et al. 2004; Wyon 2005; Wyon 2009). Looking at these current findings in exercise science, this working session opens up discussions on how sociality plays a far more complex and powerful role in determining what is often understood as a strictly physiological event. While there are pockets of research into the effects of aging and dance in the medical humanities (Wainwright and Turner 2003, 2006), performance studies disciplines have largely ignored the issue of aging and performance (Woodward 2006). In dance studies this is particularly surprising given that dance has a dramatically age influenced aesthetic. This working session looks to advance new avenues of intellectual examination, inviting a more complex negotiation of the
power of aging.
Format of Working Session
The organisers of this working session (Frances Clarke, Victoria Thoms and Matt Wyon) want to encourage cross disciplinary investigations into the scientific and cultural grounds of our understanding of aging in the performing arts. The breadth of possible perspectives and standpoints that this topic invites, including not only differing disciplinary points of view but also the impact of such forces as gender, race and class, opens up an exciting range of research possibilities. To this end, paper proposals are sought for presentation at the session, including contributions from graduate students. Although resulting papers should present clear research
parameters around method and topic area, they are intended more as a stimulus for opening debate and making collaborative interdisciplinary connections. To aid a sustained and evolving exchange of ideas, chosen participants will be expected to circulated their presentation in essay form (with attached bibliographic references) to a secure member's only online blog interface in the run up to the conference. Following the presentation of papers, the panel presenters will further explore intellectual convergences and departures. Discussion will then be invited from auditors of the session.
Proposals should be sent to Victoria Thoms and include:
- An abstract of no more than 200 words outlining the subject and
methodological approach of your proposed presentation
- Indicative bibliography
- Contact details and biography of the presenter/presenters
- Technical requirements
For further guidance on best practices for working sessions please see:
Deadline for proposal submission: Monday, May 31st
RECRUTEMENT # 1
Senior Lecturer / Associate Professor in Dance
Faculty of Arts and Social Sciences
School of English, Media and Performing Arts
REF. 7173NET
The salary range for Senior Lecturer is A$97K - A$111K and for Associate Professor is A$116K - A$127K per year, depending on qualifications and experience (plus 17% employer superannuation, plus leave loading).
As one of Australia's leading research and teaching universities, UNSW is well placed to build on its significant strengths in the creative and performing arts and in media and communication. The School of English, Media and the Performing Arts (EMPA), in the Faculty of Arts and Social Sciences, brings together expertise in scholarship and research, with professional and creative practice. It hosts the Creative Practice and Research Unit, and collaborates with the Australia Ensemble and with the UNSW Journalism and Media Research Centre. EMPA teaches programs at undergraduate and postgraduate level in disciplines including Creative Writing, Dance, English, Film, Journalism, Media, Music, PR and Advertising, and Theatre and
Performance Studies.
As part of its planned growth, the School is now seeking to appoint a Senior Lecturer (Level C) or Associate Professor (Level D) in Dance, with a successful background in Dance practice and/or scholarship and the capacity to provide leadership in the Dance program. The appointee will become Program Convenor in Dance for an initial period of three years. The appointee will also be expected to contribute to teaching in relevant dance courses, undertake postgraduate supervision, provide artistic leadership for the Dance program, and maintain and develop excellence in their own research area and/or creative practice.
Working in conjunction with the Head and other staff of the School, a key role for the appointee will be to instigate and lead the development of a new Bachelor of Dance degree, to be introduced in 2012.
The position is a full time, continuing appointment and is available from January 2011. Level of appointment will be determined on the basis of previous experience and qualifications.
To apply for this position, potential candidates will need to review the position documentation and systematically address the selection criteria in their application. Enquiries may be made to Professor Andrew Schultz, Head, School of English, Media and Performing Arts on telephone (+61 2) 9385 2298
or email
For further information about the School, please visit the website:
http://empa.arts.unsw.edu.au/
Faculty of Arts and Social Sciences
School of English, Media and Performing Arts
REF. 7173NET
The salary range for Senior Lecturer is A$97K - A$111K and for Associate Professor is A$116K - A$127K per year, depending on qualifications and experience (plus 17% employer superannuation, plus leave loading).
As one of Australia's leading research and teaching universities, UNSW is well placed to build on its significant strengths in the creative and performing arts and in media and communication. The School of English, Media and the Performing Arts (EMPA), in the Faculty of Arts and Social Sciences, brings together expertise in scholarship and research, with professional and creative practice. It hosts the Creative Practice and Research Unit, and collaborates with the Australia Ensemble and with the UNSW Journalism and Media Research Centre. EMPA teaches programs at undergraduate and postgraduate level in disciplines including Creative Writing, Dance, English, Film, Journalism, Media, Music, PR and Advertising, and Theatre and
Performance Studies.
As part of its planned growth, the School is now seeking to appoint a Senior Lecturer (Level C) or Associate Professor (Level D) in Dance, with a successful background in Dance practice and/or scholarship and the capacity to provide leadership in the Dance program. The appointee will become Program Convenor in Dance for an initial period of three years. The appointee will also be expected to contribute to teaching in relevant dance courses, undertake postgraduate supervision, provide artistic leadership for the Dance program, and maintain and develop excellence in their own research area and/or creative practice.
Working in conjunction with the Head and other staff of the School, a key role for the appointee will be to instigate and lead the development of a new Bachelor of Dance degree, to be introduced in 2012.
The position is a full time, continuing appointment and is available from January 2011. Level of appointment will be determined on the basis of previous experience and qualifications.
To apply for this position, potential candidates will need to review the position documentation and systematically address the selection criteria in their application. Enquiries may be made to Professor Andrew Schultz, Head, School of English, Media and Performing Arts on telephone (+61 2) 9385 2298
or email
For further information about the School, please visit the website:
http://empa.arts.unsw.edu.au/
RECRUTEMENT # 2
Poste de professeur de danse à la Sporthochschule de Cologne.
Document à télécharger sur le site.
Document à télécharger sur le site.
PUBLICATION
Nouvelle édition des Œuvres complètes de Molière dans la bibliothèque de la Pléiade (Gallimard).
Dirigée par Georges Forestier et Claude Bourqui avec la collaboration d’Anne Piéjus pour les comédies-ballets.
Textes établis par Edric Caldicott et Alain Riffaud en collaboration avec David Chataigner, Gabriel Conesa, Jacqueline Lichtenstein, Bénédicte Louvat-Molozay, Lise Michel et Laura Naudeix.
Cette nouvelle édition des Œuvres complètes explore ce qui constitue la singularité de Molière, tout en identifiant sa qualité essentielle d’auteur mondain et de chef de troupe, attentif aux attentes de son public et faisant montre d’une capacité d’invention et d’adaptation exceptionnelle. Reconstituant la trajectoire éditoriale de l’œuvre (notamment en faisant le choix de publier les textes dans l’ordre de leur édition), elle s’attache:
- à identifier l’intertextualité foisonnante de l’œuvre, puisque Molière, auteur lettré, et conformément aux traditions théâtrales du temps, puisait à toutes mains dans le répertoire des pièces jouées par la troupe et dans les textes littéraires les plus connus de son temps;
- à inscrire les idées mises en scène dans une tradition intellectuelle lui permettant d’établir une connivence inédite avec son public – celui de la Cour comme celui de la Ville – , mettant ainsi à distance la lecture “biographique” des thématiques convoquées : Molière n’était pas un misogyne trompé par son épouse mais un auteur attentif à la réflexion contemporaine sur le statut des femmes, ni un hypocondriaque en guerre contre les médecins puisqu’il utilisait la médecine, après les difficultés rencontrées par le Tartuffe, comme allégorie de la religion. Ainsi, Molière souscrivait pleinement aux valeurs de modération sceptique et de sagesse du juste milieu héritées de Montaigne et diffusées dans les milieux mondains par La Mothe Le Vayer. Cette intelligence des idées de son public lui permettait de s’inscrire dans un horizon d’attente à la fois bien délimité et extrêmement efficace, puisque ces valeurs qui s’élaboraient alors sont, à bien des égards, encore les nôtres;
- enfin, à montrer sa capacité à inventer de nouvelles formes de représentation: indifférent aux règles de poétique théâtrale, Molière élaborait des stratégies constamment renouvelées de jeu, d’action, de composition, inventant notamment des formes chaque fois différentes de “comédies mêlées” de musique et de danse dans un contexte de mutation des spectacles dramatiques et lyriques.
Par ailleurs, sous la direction de Claude Bourqui est mis en ligne le site Molière 21, qui donne accès à la documentation rassemblée à l’occasion de cette nouvelle édition, dans le cadre du projet CPEM (Corpus Electronique de la Première Modernité: http://www.cepm.paris-sorbonne.fr/>
Il propose alors un type de complémentarité inédit entre ces deux supports :
* l’édition imprimée des Œuvres de Molière, parue dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 2010), offre à la lecture cursive et à la consultation une édition complète contenant les textes établis, transcrits en graphie moderne, annotés, et interprétés ;
* le site Moliere21 présente des outils d’investigation et d’interprétation de l’œuvre :
- une base de données intertextuelle met en rapport des lieux du texte de Molière avec des textes qui possèdent un pouvoir herméneutique sur le passage en question (sources, textes apparentés, exemplification du registre lexical, imitations par d’autres auteurs, etc.)
- un outil de visualisation comparative permet, pour certaines des pièces, d’évaluer et d’analyser la variabilité des textes dans les éditions originales.
Dirigée par Georges Forestier et Claude Bourqui avec la collaboration d’Anne Piéjus pour les comédies-ballets.
Textes établis par Edric Caldicott et Alain Riffaud en collaboration avec David Chataigner, Gabriel Conesa, Jacqueline Lichtenstein, Bénédicte Louvat-Molozay, Lise Michel et Laura Naudeix.
Cette nouvelle édition des Œuvres complètes explore ce qui constitue la singularité de Molière, tout en identifiant sa qualité essentielle d’auteur mondain et de chef de troupe, attentif aux attentes de son public et faisant montre d’une capacité d’invention et d’adaptation exceptionnelle. Reconstituant la trajectoire éditoriale de l’œuvre (notamment en faisant le choix de publier les textes dans l’ordre de leur édition), elle s’attache:
- à identifier l’intertextualité foisonnante de l’œuvre, puisque Molière, auteur lettré, et conformément aux traditions théâtrales du temps, puisait à toutes mains dans le répertoire des pièces jouées par la troupe et dans les textes littéraires les plus connus de son temps;
- à inscrire les idées mises en scène dans une tradition intellectuelle lui permettant d’établir une connivence inédite avec son public – celui de la Cour comme celui de la Ville – , mettant ainsi à distance la lecture “biographique” des thématiques convoquées : Molière n’était pas un misogyne trompé par son épouse mais un auteur attentif à la réflexion contemporaine sur le statut des femmes, ni un hypocondriaque en guerre contre les médecins puisqu’il utilisait la médecine, après les difficultés rencontrées par le Tartuffe, comme allégorie de la religion. Ainsi, Molière souscrivait pleinement aux valeurs de modération sceptique et de sagesse du juste milieu héritées de Montaigne et diffusées dans les milieux mondains par La Mothe Le Vayer. Cette intelligence des idées de son public lui permettait de s’inscrire dans un horizon d’attente à la fois bien délimité et extrêmement efficace, puisque ces valeurs qui s’élaboraient alors sont, à bien des égards, encore les nôtres;
- enfin, à montrer sa capacité à inventer de nouvelles formes de représentation: indifférent aux règles de poétique théâtrale, Molière élaborait des stratégies constamment renouvelées de jeu, d’action, de composition, inventant notamment des formes chaque fois différentes de “comédies mêlées” de musique et de danse dans un contexte de mutation des spectacles dramatiques et lyriques.
Par ailleurs, sous la direction de Claude Bourqui est mis en ligne le site Molière 21, qui donne accès à la documentation rassemblée à l’occasion de cette nouvelle édition, dans le cadre du projet CPEM (Corpus Electronique de la Première Modernité: http://www.cepm.paris-sorbonne.fr/>
Il propose alors un type de complémentarité inédit entre ces deux supports :
* l’édition imprimée des Œuvres de Molière, parue dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 2010), offre à la lecture cursive et à la consultation une édition complète contenant les textes établis, transcrits en graphie moderne, annotés, et interprétés ;
* le site Moliere21 présente des outils d’investigation et d’interprétation de l’œuvre :
- une base de données intertextuelle met en rapport des lieux du texte de Molière avec des textes qui possèdent un pouvoir herméneutique sur le passage en question (sources, textes apparentés, exemplification du registre lexical, imitations par d’autres auteurs, etc.)
- un outil de visualisation comparative permet, pour certaines des pièces, d’évaluer et d’analyser la variabilité des textes dans les éditions originales.
mardi 18 mai 2010
CONFERENCE
Conférence le weekend du 12 et 13 juin 2010 à Paris
EDUCATION SOMATIQUE THÉRAPEUTIQUE ET/ OU THÉRAPIE ÉDUCATIVE ?
Le Body-Mind Centering® et le courant “somatique” entre éducation et thérapie
Avec la participation de Bonnie Bainbridge Cohen, fondatrice du Body-Mind Centering, et d’Isabelle Ginot, praticienne de Feldenkrais, professeure à l’Université Paris 8/département Danse, responsable pédagogique du Diplôme Universitaire (DU) « Techniques du corps et monde du soin »
Interventions de :
Katy Dymoke, professeur de BMC et doctorante auprès de la Liverpool
John Moores University et le National Health Service
Thomas Greil, professeur de BMC et directeur de formation
professionnelle de BMC en France
Carla Bottiglieri, éducatrice somatique par le mouvement en BMC et
doctorante auprès de l’Université Paris 8
Il devient de plus en plus évident que l’éducation en matière de corps et de mouvement joue un rôle crucial pour le bien-être et la prévention des pathologies, autant que pour ceux qui vivent avec des pathologies chroniques ou des handicaps. D’une part, beaucoup de soignants et cliniciens admettent aujourd’hui que l’éducation somatique doit faire partie de la thérapie. D’autre part, les “éducateurs somatiques” connaissent les effets thérapeutiques de leurs enseignements.
L’éducation (et la thérapie) somatique place au centre le sujet et ses
potentiels, plutôt que ses difficultés ou impossibilités. Les approches somatiques sont par nature éducatives et exploratoires, et cependant, elles ont souvent un effet thérapeutique. Quelle est dès lors la ligne de partage entre éducation et thérapie, et comment les pratiques somatiques, notamment le Body-Mind Centering, peuvent-elles contribuer à répondre à une telle question?
La conférence proposera une introduction à l’histoire des pratiques somatiques et interrogera la place des pratiques somatiques en France dans les champs de l’éducation et du soin. Y seront présentés autant les concepts propres aux pratiques somatiques que des ateliers pratiques. Bonnie Bainbridge Cohen dirigera un atelier pratique samedi après-midi.
Programme
Samedi 12 juin :
10:00-13:00
Isabelle Ginot, Introduction. Histoire des pratiques somatiques et leur place en France
Carla Bottiglieri, Une recherche en cours : Processus d’individuation et production de subjectivités; les méthodes somatiques comme techniques de soi.
Katy Dymoke, Le toucher : une interface d’apprentissage, d’écoute et de relation
14:30-17:30
Bonnie Bainbridge Cohen, atelier BMC
Dimanche 13 juin :
09:30-11:30
Thomas Greil, Le BMC dans le contexte de l’éducation somatique et de la thérapie (atelier)
12:00-13:30
Méthodes somatiques entre éducation et thérapie : table ronde
Avec Isabelle Ginot, Katy Dymoke, Thomas Greil, Carla Bottiglieri
Entreé libre - réservation obligatoire - places limitée
Horaire: Samedi 10h00-17h30 Dimanche 9h30-13h30
Lieu: Fondation Biermans-Lapôtre
Cité internationale Universitaire de Paris
9 A, boulevard Jourdan
75014 Paris
DEMANDE D'AIDE / EXPERTISE
Le projet chorégraphique "Martha Graham, beyond..." propose une confluence de recherches en patrimoine et en intermédialité au coeur de l'univers de Martha Graham. Ma proposition repose sur l'idée sincère que tout oeuvre dont le processus de composition est totalement maîtrisé, est une singularité outrepassant le contexte local dont elle est issue. Cette oeuvre-là bénéficie d'un regard sinon universel, pour le moins transculturel. J'évoque ici avec Daniel Dobbels l'idée de « danse intemporaine » qui caractérise l'univers de Graham.
Néanmoins, il est difficile de ne pas admettre que des traits spécifiques inhérents aux milieux culturels desquels s'est formée l'intention d'un artiste donné caractérisent les oeuvres. A ce titre, c'est peut-être l'un des nouveaux enjeux de l'art contemporain du 21ème siècle, et pour ce qui nous concerne de la danse contemporaine en France, de proposer une diversité absolue de points de vue.
Il s'avère que je suis moi-même héritière de l'univers de Martha. « Martha Graham, beyond... » me permet de partager et faire (re)découvrir cet univers aux publics d'aujourd'hui en abordant de nouveaux territoires, cheminant de la transmission d'un leg à la création d'un nouvel univers sublimant l'intention du précédent.
« Martha Graham, beyond... » propose une poïétique intrinsèque, une ré-écriture des potentialités inscrites dans les oeuvres de répertoire dont je porte la mémoire , ressucitant l'intention des auteurs originaux comme autant de théories des possibles appliquées ici à l'idée de transtextualité. Le projet s'articule en 2 parties :
* ré-écriture de 3 pièces de répertoire de Graham et de certaines de ses compagnons de danse : Lamentation (1930), de Martha Graham ; Lady Macbeth (1949), de Mary Anthony (avec ici une proposition de notation Laban en parallèle, dossier déposé au CND) : I am the Gate (1958), de Helen McGehee
* « ré-imagination » d'une pièce de répertoire perdue de Martha Graham : Judith (1950). Cette seconde partie devrait recevoir le soutien de l'Orchestre Symphonique de Göttingen qui envisage de diffuser le 13 mai 2011 la nouvelle « Judith » dans son théâtre, l'orchestre jouant la partition de William Schumann écrite en 1950 pour l'oeuvre originale de Martha Graham. La préfiguration du projet global a été présentée dans le cadre du « off » des Hivernales d'Avignon et a retenu l'attention de Mr Serafini ; de même, le Directeur du CCN de Mulhouse, Mr Bertrand d'At, a aussi manifesté son intérêt pour cette proposition.
Dans cette démarche, je recherche la possibilité de pouvoir bénéficier d'un espace-temps de réflexion et de travail, une résidence d'accueil qui m'offrirait cette prérogative de pouvoir évaluer l'intérêt de ma proposition en termes d'objectifs de valeur et d'exigence artistique. J'espère de cette résidence, vécue comme une parenthèse, des retours du monde professionnel mais surtout un lieu de ressourcement pour participer de façon dynamique au décloisonnement des genres en danse et à la (re)conquête d'espaces chorégraphique et artistiques par et pour la danse d'aujourd'hui.
Je vous communique en pièce jointe le dossier synthétique de "Martha Graham, beyond...". Je vous remercie par avance de votre retour et votre expertise sur ce dossier, et je vous serai infiniment reconnaissante si vous pouviez en informer les acteurs de votre réseau, dont l'attention peut être retenue par ce projet singulier.
Le dossier est à télécharger sur le site à la rubrique "divers".
Néanmoins, il est difficile de ne pas admettre que des traits spécifiques inhérents aux milieux culturels desquels s'est formée l'intention d'un artiste donné caractérisent les oeuvres. A ce titre, c'est peut-être l'un des nouveaux enjeux de l'art contemporain du 21ème siècle, et pour ce qui nous concerne de la danse contemporaine en France, de proposer une diversité absolue de points de vue.
Il s'avère que je suis moi-même héritière de l'univers de Martha. « Martha Graham, beyond... » me permet de partager et faire (re)découvrir cet univers aux publics d'aujourd'hui en abordant de nouveaux territoires, cheminant de la transmission d'un leg à la création d'un nouvel univers sublimant l'intention du précédent.
« Martha Graham, beyond... » propose une poïétique intrinsèque, une ré-écriture des potentialités inscrites dans les oeuvres de répertoire dont je porte la mémoire , ressucitant l'intention des auteurs originaux comme autant de théories des possibles appliquées ici à l'idée de transtextualité. Le projet s'articule en 2 parties :
* ré-écriture de 3 pièces de répertoire de Graham et de certaines de ses compagnons de danse : Lamentation (1930), de Martha Graham ; Lady Macbeth (1949), de Mary Anthony (avec ici une proposition de notation Laban en parallèle, dossier déposé au CND) : I am the Gate (1958), de Helen McGehee
* « ré-imagination » d'une pièce de répertoire perdue de Martha Graham : Judith (1950). Cette seconde partie devrait recevoir le soutien de l'Orchestre Symphonique de Göttingen qui envisage de diffuser le 13 mai 2011 la nouvelle « Judith » dans son théâtre, l'orchestre jouant la partition de William Schumann écrite en 1950 pour l'oeuvre originale de Martha Graham. La préfiguration du projet global a été présentée dans le cadre du « off » des Hivernales d'Avignon et a retenu l'attention de Mr Serafini ; de même, le Directeur du CCN de Mulhouse, Mr Bertrand d'At, a aussi manifesté son intérêt pour cette proposition.
Dans cette démarche, je recherche la possibilité de pouvoir bénéficier d'un espace-temps de réflexion et de travail, une résidence d'accueil qui m'offrirait cette prérogative de pouvoir évaluer l'intérêt de ma proposition en termes d'objectifs de valeur et d'exigence artistique. J'espère de cette résidence, vécue comme une parenthèse, des retours du monde professionnel mais surtout un lieu de ressourcement pour participer de façon dynamique au décloisonnement des genres en danse et à la (re)conquête d'espaces chorégraphique et artistiques par et pour la danse d'aujourd'hui.
Je vous communique en pièce jointe le dossier synthétique de "Martha Graham, beyond...". Je vous remercie par avance de votre retour et votre expertise sur ce dossier, et je vous serai infiniment reconnaissante si vous pouviez en informer les acteurs de votre réseau, dont l'attention peut être retenue par ce projet singulier.
Le dossier est à télécharger sur le site à la rubrique "divers".
STAGE
Dans le cadre de la résidence de la Cie de l'Alambic au Forum de Blanc-Mesnil, Christian Bourigault propose un stage dansé ouvert à tous les 15 mai, 5 et 6 juin. Vous pouvez faire soit le 15 Mai uniquement soit le week-end uniquement (les 2 stages sont séparés). Il reste quelques places et vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour participer à ces stages.
Lieu : Salle Betsy Jolas Forum de Blanc-Mesnil 1/5, place de la Libération 93150-Blanc-Mesnil
Horaires : 10h-17h (prévoir un pique-nique pour le midi)
Tarifs:
Formule journée (15 mai) > 15 euros (tarif plein) / 11 euros (tarif réduit)
Formule week-end (5-6 juin) > 25 e (tarif plein) / 19 e (tarif réduit)
Formule journée + week-end > 30 e (tarif plein) / 26 e (tarif réduit)
Inscriptions / réservation: 01 48 14 22 00
relations.publiques@leforumbm.fr
COMPAGNIE DE L'ALAMBIC
CHRISTIAN BOURIGAULT
6-10 Quai de Seine 93200 SAINT-DENIS
T/F : 01 48 45 15 56
Mail : administration@bourigault-alambic.com
Lieu : Salle Betsy Jolas Forum de Blanc-Mesnil 1/5, place de la Libération 93150-Blanc-Mesnil
Horaires : 10h-17h (prévoir un pique-nique pour le midi)
Tarifs:
Formule journée (15 mai) > 15 euros (tarif plein) / 11 euros (tarif réduit)
Formule week-end (5-6 juin) > 25 e (tarif plein) / 19 e (tarif réduit)
Formule journée + week-end > 30 e (tarif plein) / 26 e (tarif réduit)
Inscriptions / réservation: 01 48 14 22 00
relations.publiques@leforumbm.fr
COMPAGNIE DE L'ALAMBIC
CHRISTIAN BOURIGAULT
6-10 Quai de Seine 93200 SAINT-DENIS
T/F : 01 48 45 15 56
Mail : administration@bourigault-alambic.com
CALL FOR PAPER
Tanz und WahnSinn / Dance and Madness
** CALL FOR PAPERS (abstracts: 500 words max) **
Deadline of submission: 20 September 2010
Appel à contribution à télécharger sur le site.
** CALL FOR PAPERS (abstracts: 500 words max) **
Deadline of submission: 20 September 2010
Appel à contribution à télécharger sur le site.
mardi 11 mai 2010
CINEMATHEQUE
La Cinémathèque de la Danse et le Centre National de la Danse présentent : Carte blanche à Meredith Monk, Le lundi 7 juin à 19h30 au Jeu de Paume, 1 place de la Concorde Paris 8ème. En présence de Meredith Monk. Sera projeté Inner Voice, film de Babeth Van Loo. Cet événement a lieu en résonance avec le Festival June Events, à la Cartoucherie, produit par l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson où sera donné au Théâtre de l’Aquarium Girlchild revisited de Meredith Monk les 1er et 2 juin à 21h (www.juneevents.com)
SDHS / NOUVELLE DEAD LINE
Dear colleagues,
Please note that given the influx of recent enquiries, we have decided to extend the 'early bird' registration and campus accommodation deadline for the Dance and Spectacle conference until 15th May 2010.
The conference, which will take place at the University of Surrey, Guildford and The Place Theatre, London, 8-11 July 2010, will bring together a rich mix of international scholars and practitioners across the fields of dance, theatre and performance studies. The event will include a keynote lecture by Dr Kevin Finan, director of Motionhouse dance company; a vertical dance performance, Descent of the Angel, on Guildford cathedral by choreographer and climber Kate Lawrence; an outdoor installation, Cascade, at the Electric Theatre, Guildford by Motionhouse Dance Company; and a day at The Place Theatre, London as part of its 40th anniversary celebrations.
Please see the following links for the most up-to-date conference schedule and booking form:
http://www2.surrey.ac.uk/dft/
http://www.sdhs.org/
Please note that given the influx of recent enquiries, we have decided to extend the 'early bird' registration and campus accommodation deadline for the Dance and Spectacle conference until 15th May 2010.
The conference, which will take place at the University of Surrey, Guildford and The Place Theatre, London, 8-11 July 2010, will bring together a rich mix of international scholars and practitioners across the fields of dance, theatre and performance studies. The event will include a keynote lecture by Dr Kevin Finan, director of Motionhouse dance company; a vertical dance performance, Descent of the Angel, on Guildford cathedral by choreographer and climber Kate Lawrence; an outdoor installation, Cascade, at the Electric Theatre, Guildford by Motionhouse Dance Company; and a day at The Place Theatre, London as part of its 40th anniversary celebrations.
Please see the following links for the most up-to-date conference schedule and booking form:
http://www2.surrey.ac.uk/dft/
http://www.sdhs.org/
BIENNALE DE LA DANSE
L'aCD sera présente le 15 septembre prochain à l'occasion de la Biennale de la danse à Lyon.
Tout le programme en suivant ce lien.
Tout le programme en suivant ce lien.
lundi 10 mai 2010
PROJET DE REVUE
Le compte rendu de la dernière réunion autour du projet de revue initié par l'aCD est publié sur le site, à la page "activités de l'aCD". N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions ou de votre engagement dans ce projet. Nous avons besoin de forces vives.
A bientôt
Le bureau de l'aCD
A bientôt
Le bureau de l'aCD
RAPPEL
Si dans le tourbillon de nos vies et les spirales sans fin de nos mouvements au quotidien vous cherchez la sortie du labyrinthe, venez prêter l'oreille aux chercheurs et aux artistes, voyager dans les dédales de l'oasis de Figuig, vous interroger sur notre avenir devant les images de nos galaxies tout en vous laissant hypnotiser par le vortex du pôle sud de la planète Mars ou par le tournoiement des danseurs de tous horizons: c'est du 10 au 25 mai à l'Université Paris Diderot et le programme est à consulter en cliquant sur ce lien.
ETRE CHERCHEUR EN DANSE
Bonjour à tous
Voici l'édito de laure Guilbert pour le dernier atelier des doctorants.
Quel est l’avenir d’un chercheur en danse sur le marché du travail du XXIe siècle ? Quels sont ses possibles s’il veut faire fructifier le socle sur lequel il s’est construit, s’il veut que son travail participe aux enjeux du présent, s’il veut que celui-ci soit producteur de richesses, y compris pécuniaires ? Malgré ses beaux diplômes, ses compétences avérées et ses potentiels certains… un long chemin reste à tracer, à élaborer, pas à pas, les sens en alerte tel un sioux dans une jungle nouvelle. Si ce chemin est à l’image de la vie, avec ses bonheurs, ses aléas et ses temporalités diverses, il reste néanmoins ardu. Car ce jeune sioux à l’affut, quoiqu’animé d’une énergie sans pareille, devra faire preuve plus que quiconque de capacité de travail, de patience, de ténacité, de souplesse, d’esprit d’ouverture et de diplomatie. Pourquoi plus que quiconque ? Car où qu’il aille, il sera un « étranger », un inconnu, un minoritaire… A l’Université, il sait que sa spécialité est encore aussi peu connue que reconnue, à l’exception des cercles d’initiés. Pire, parce qu’elle se situe sur les zones frontières de l’interdisciplinarité, il sait qu’elle peut dérouter, provoquant parfois autant le mépris que le rejet ou la convoitise. Dans le secteur artistique et culturel, il découvrira que personne ne l’attend et que ce sera d’abord à lui – le surdiplômé - de s’adapter aux besoins de la « production » du moment. Il découvrira l’invisibilité de sa spécialité et il lui faudra faire un double travail d’intégration du langage de l’autre et de digestion de son propre langage pour espérer initier un dialogue professionnel où son point de vue de chercheur pourra être pris en compte. Selon les milieux, selon les projets, il rencontrera un accueil, une écoute plus ou moins importants et ne sera jamais à l’abri de l’indifférence. Est-ce à dire que ses chances de faire avancer la recherche en danse dans un parcours professionnel sont ténues ? Non. Mais, comme tout secteur neuf, il s’agit d’une œuvre de longue haleine, à la fois individuelle et collective. La recherche en danse n’a pas encore trouvé sa place en France, contrairement à de nombreux pays. Elle a besoin de soutiens intellectuels, structurels, politiques et financiers. Ce développement ne se fera pas sans une révolution des mentalités, sans qu’un échange constructif s’instaure entre les métiers de la recherche, de l’édition, des arts, de la culture, des sciences et de l’éducation. C’est un pari pionnier, passionnant, dont chacun bénéficierait indéniablement. L’enjeu n’est pas des moindres : réfléchir à la danse comme art et pratique culturelle inscrite dans l’histoire des sociétés. Un champ encore bien vierge qui en appelle aux esprits créatifs. Haut les cœurs, donc !
Laure Guilbert, pour l’aCD
Voici l'édito de laure Guilbert pour le dernier atelier des doctorants.
Quel est l’avenir d’un chercheur en danse sur le marché du travail du XXIe siècle ? Quels sont ses possibles s’il veut faire fructifier le socle sur lequel il s’est construit, s’il veut que son travail participe aux enjeux du présent, s’il veut que celui-ci soit producteur de richesses, y compris pécuniaires ? Malgré ses beaux diplômes, ses compétences avérées et ses potentiels certains… un long chemin reste à tracer, à élaborer, pas à pas, les sens en alerte tel un sioux dans une jungle nouvelle. Si ce chemin est à l’image de la vie, avec ses bonheurs, ses aléas et ses temporalités diverses, il reste néanmoins ardu. Car ce jeune sioux à l’affut, quoiqu’animé d’une énergie sans pareille, devra faire preuve plus que quiconque de capacité de travail, de patience, de ténacité, de souplesse, d’esprit d’ouverture et de diplomatie. Pourquoi plus que quiconque ? Car où qu’il aille, il sera un « étranger », un inconnu, un minoritaire… A l’Université, il sait que sa spécialité est encore aussi peu connue que reconnue, à l’exception des cercles d’initiés. Pire, parce qu’elle se situe sur les zones frontières de l’interdisciplinarité, il sait qu’elle peut dérouter, provoquant parfois autant le mépris que le rejet ou la convoitise. Dans le secteur artistique et culturel, il découvrira que personne ne l’attend et que ce sera d’abord à lui – le surdiplômé - de s’adapter aux besoins de la « production » du moment. Il découvrira l’invisibilité de sa spécialité et il lui faudra faire un double travail d’intégration du langage de l’autre et de digestion de son propre langage pour espérer initier un dialogue professionnel où son point de vue de chercheur pourra être pris en compte. Selon les milieux, selon les projets, il rencontrera un accueil, une écoute plus ou moins importants et ne sera jamais à l’abri de l’indifférence. Est-ce à dire que ses chances de faire avancer la recherche en danse dans un parcours professionnel sont ténues ? Non. Mais, comme tout secteur neuf, il s’agit d’une œuvre de longue haleine, à la fois individuelle et collective. La recherche en danse n’a pas encore trouvé sa place en France, contrairement à de nombreux pays. Elle a besoin de soutiens intellectuels, structurels, politiques et financiers. Ce développement ne se fera pas sans une révolution des mentalités, sans qu’un échange constructif s’instaure entre les métiers de la recherche, de l’édition, des arts, de la culture, des sciences et de l’éducation. C’est un pari pionnier, passionnant, dont chacun bénéficierait indéniablement. L’enjeu n’est pas des moindres : réfléchir à la danse comme art et pratique culturelle inscrite dans l’histoire des sociétés. Un champ encore bien vierge qui en appelle aux esprits créatifs. Haut les cœurs, donc !
Laure Guilbert, pour l’aCD
mardi 4 mai 2010
STAGE
À Brest du 10 au 16 juillet
Stage de Belle Danse
avec Naïk Raviart et Nolwenn Verrière (violon)
Reprise de The Rondeau, Isaac, 1706 et abord du Menuet d’Omphale Pécour, 1704
On réservera chaque jour un moment de travail sur l’écriture Beauchamp/Feuillet
ainsi que des moments consacrés à l’histoire de la danse
Ecole Nationale de Musique de Brest
Le stage s’adresse à des danseurs de bon niveau en belle Danse et ayant déjà travaillé le Rondeau d’Isaac
Informations et inscriptions : naik.raviart@adp-danse.com 02 98 42 24 80
Attention : Pour un travail optimum et vu les proportions du studio, le nombre des participants est limité à 12
Stage de Belle Danse
avec Naïk Raviart et Nolwenn Verrière (violon)
Reprise de The Rondeau, Isaac, 1706 et abord du Menuet d’Omphale Pécour, 1704
On réservera chaque jour un moment de travail sur l’écriture Beauchamp/Feuillet
ainsi que des moments consacrés à l’histoire de la danse
Ecole Nationale de Musique de Brest
Le stage s’adresse à des danseurs de bon niveau en belle Danse et ayant déjà travaillé le Rondeau d’Isaac
Informations et inscriptions : naik.raviart@adp-danse.com 02 98 42 24 80
Attention : Pour un travail optimum et vu les proportions du studio, le nombre des participants est limité à 12
STAGE
La Compagnie Divertimenty-Guillaume Jablonka
propose un Atelier Contredanse Française à l'Opéra Comique
Le samedi 08 mai 2010 à 12h et à 15h30
La Nouvelle "On ne s'avise jamais de tout" (1763)
Parodie du vaudeville de l'opéra comique de même nom, donnée à la Comédie Italienne
Opéra Comique, place Boieldieu, M°8 ou 9 Richelieu-Drouot
Guillaume Jablonka : 06 62 52 50 28 - Artistique
Muriel Barbotin : 06 30 13 48 80 - Administration
propose un Atelier Contredanse Française à l'Opéra Comique
Le samedi 08 mai 2010 à 12h et à 15h30
La Nouvelle "On ne s'avise jamais de tout" (1763)
Parodie du vaudeville de l'opéra comique de même nom, donnée à la Comédie Italienne
Opéra Comique, place Boieldieu, M°8 ou 9 Richelieu-Drouot
Guillaume Jablonka : 06 62 52 50 28 - Artistique
Muriel Barbotin : 06 30 13 48 80 - Administration
JOURNEES D'ETUDES
Les journées d'études Tourbillons, Spirales et Labyrinthes se tiendront les 11 et 12 mai prochain. Ces journées d'études se dérouleront sur le site des Grands Moulins de l'Université Paris Diderot en
amphithéâtre Buffon
4 rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Halle
75013 PARIS
La station de Métro et de RER la plus proche est : Bibliothèque François Mitterrand.
L'accueil se fera à partir de 13h30 dans le Hall de l'amphithéâtre Buffon.
Des performances chorégraphiques auront lieu entre 12h et 14h dans la cour des Grands Moulins.
Le programme complet sur le site de l'Université ici.
ATELIER DES DOCTORANTS
Nous vous rappelons que notre dernier atelier aura lieu le VENDREDI 7 MAI de 10h à 17h au Centre National de la Danse. (salle de conférence / niv.1)
Nous serions très heureuses de vous y accueillir afin de dialoguer avec les doctorants présents autour des questions liées à l'après-thèse. Vous êtes bien sûr invité(e)s au déjeuner qui se tiendra au "foyer des danseurs" de 13 h à 14 h.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous confirmer votre présence.
Nous vous invitons à consulter le programme sur l'espace doctorants du CND.
Nous serions très heureuses de vous y accueillir afin de dialoguer avec les doctorants présents autour des questions liées à l'après-thèse. Vous êtes bien sûr invité(e)s au déjeuner qui se tiendra au "foyer des danseurs" de 13 h à 14 h.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous confirmer votre présence.
Nous vous invitons à consulter le programme sur l'espace doctorants du CND.
ODE APRES L'ORAGE
Nouvelles Correspondances #3, le dernier opus de l’association Ode après l’Orage est à télécharger sur le site de l'aCD.
APPEL A CONTRIBUTION
Mercredi 30 juin 2010 | Lima (Pérou)
Corps et folklore(s) : héritages, constructions et performances
Troisième symposium international de CORPUS
Bodies & Folklore(s): Legacies, Constructions & Performances
Third International Symposium of CORPUS
Le troisième symposium international organisé par CORPUS, groupe international pour les études culturelles sur le corps aura lieu à Lima en octobre 2010. Il aura pour thème: « Corps et folklore(s): héritages, constructions et performances ».
Pour en savoir plus
Corps et folklore(s) : héritages, constructions et performances
Troisième symposium international de CORPUS
Bodies & Folklore(s): Legacies, Constructions & Performances
Third International Symposium of CORPUS
Le troisième symposium international organisé par CORPUS, groupe international pour les études culturelles sur le corps aura lieu à Lima en octobre 2010. Il aura pour thème: « Corps et folklore(s): héritages, constructions et performances ».
Pour en savoir plus
Inscription à :
Articles (Atom)